Sculture in cemento cellulare in vendita

Sculture contemporanee originali in vendita: Come definire stile[...]

Sculture contemporanee originali in vendita:

Come definire stile Arte tribale ?

Le arti visive e la cultura materiale delle popolazioni indigene sono indicate come arte tribale, a volte nota come arte non occidentale, arte etnografica o, in modo più controverso, arte primitiva. L'arte tribale ha tipicamente una funzione rituale o spirituale. Il design e l'artigianato di oggetti provenienti da culture tribali, tipicamente con origini rurali, viene definito arte tribale.

Nel diciannovesimo secolo, famosi professionisti dell'arte occidentale non consideravano nemmeno l'arte non occidentale come arte. Invece, questi oggetti erano visti come reliquie ed esempi di società "esotiche" o "primitive". Ma nella seconda metà del XX secolo, l'atteggiamento nei confronti delle arti tribali è cambiato. Prima che il postmodernismo emergesse negli anni '60, i critici d'arte vedevano le arti tribali principalmente da un punto di vista formalista, dando poca considerazione al significato simbolico, al contesto storico o culturale o all'intenzione dell'artista dell'opera. Da allora, l'arte tribale, come l'arte africana nelle collezioni occidentali, è diventata molto apprezzata dai collezionisti internazionali, dalle mostre e dal mercato dell'arte.

La frase "tribale" potrebbe connotare un tipo di arte meno sofisticato che è associato al primitivismo e suggerisce una mancanza di abilità, design, intento o concetto. Tuttavia, poiché i musei riesaminano e riesaminano le loro collezioni riconoscendo la realtà che l'arte tribale è lungi dall'essere semplice e primitiva e spesso ha un'abilità di esecuzione che va ben oltre ciò che ci aspettiamo, sta guadagnando sempre più interesse pubblico. Inoltre, ha il potere di raggiungere le nostre anime. I nostri istinti interiori possono essere risvegliati e ci connettiamo con la loro verità come risultato della loro presenza irresistibile e dell'energia emotiva, migliorando la nostra percezione della profondità spirituale.

Storicamente, antropologi occidentali, collezionisti privati e musei di etnografia e storia naturale hanno raccolto opere d'arte tribali. Nelle collezioni museali, l'arte tribale può essere suddivisa in tre categorie principali: Arte delle Americhe e dell'Oceania, in particolare quella dell'Australia, della Melanesia, della Nuova Zelanda e della Polinesia; e l'arte africana, in particolare quella dell'Africa subsahariana.


Arte tribale africana

Sculture in pietra, sculture in legno (maschere e sculture), gioielli, vimini, tessuti, pipe, strumenti musicali, armi, perline e il design di elementi architettonici come porte e ornamenti murali sono tutti esempi di arte tribale africana. Lo sviluppo di questi mestieri è stato influenzato dall'accessibilità di strumenti, risorse e know-how; non tutte le tribù si sono impegnate in questi sforzi artistici. Il materiale più tipico era il legno, spesso decorato con argilla, vernice, conchiglie, perline, avorio, metallo, piume, peli di animali, rafia e in rare occasioni anche pietre semipreziose.

L'arte africana era una parte fondamentale di una religione onnicomprensiva. Le forze vitali presumibilmente presenti in tutti gli esseri viventi erano rappresentate da immagini specifiche che fungevano da loro incarnazioni o rappresentanti. L'essenza dell'ascendenza tribale è stata preservata da queste rappresentazioni dei morti, che spesso parlavano per loro e davano alle persone la possibilità di connettersi con gli spiriti degli antenati. I manufatti tribali africani erano tipicamente creati come arte religiosa - per uno specifico uso rituale o cerimoniale - nonostante il fatto che molte delle forme utilizzate includano componenti secolari e alcune opere d'arte siano puramente decorative e ornamentali.

L'iniziazione a gruppi di età, come le "società" dei giovani o degli anziani, ciascuna delle quali ha i propri simboli e motivi di culto unici, è la base di molti rituali tribali. Tali "società" sono note per la loro abbondanza di statuette e maschere scolpite, molte delle quali rappresentano divinità patrone come il Dio del Tuono o il Dio del Fuoco. Sebbene le sculture fossero prodotte quasi esclusivamente come oggetto di lusso da alcune società, erano altrettanto onnipresenti e popolari delle maschere e avevano un significato rituale. La tribù Yoruba in Nigeria erano abili intagliatori di figure tonde e spesso incoronavano le loro maschere tipicamente grandi con orde di bambole molto vive, creando l'illusione che fosse in corso una festa. Gli scultori potevano raggiungere una statura e una notorietà che erano in qualche modo simili a quelle di un noto artista in Occidente a causa dell'eccellente calibro e reputazione della scultura africana tra le altre tribù, in particolare gli Yoruba.


Arte tribale oceanica

La sottoregione dell'Oceania è composta da quattro regioni etnogeografiche distinte: Polinesia, Micronesia, Melanesia e Australasia. L'arte tribale oceanica si riferisce alle tradizioni culturali e alla storia creativa delle popolazioni indigene che vivono in queste quattro aree. Questa cultura Lapita alla fine ebbe un impatto sulla maggior parte della Polinesia, Micronesia e Melanesia. Un altro fattore fu la civiltà vietnamita Dong-Son, che fiorì intorno al 600 d.C. e fu un importante commerciante nel Pacifico occidentale. Manufatti in bronzo di questa civiltà sono stati trovati in tutta l'Oceania.

Sebbene ogni regione e gruppo di isole avesse le sue tradizioni estetiche uniche che modellavano le sue arti e mestieri, l'arte tribale oceanica era legata a eventi pagani che coinvolgevano il soprannaturale, l'adorazione degli spiriti e la fertilità. È stata prodotta un'ampia varietà di forme d'arte, tra cui body painting, tatuaggi, pittura, scultura, intaglio del legno e arte tessile, con la maggior parte dei materiali utilizzati da artisti e artigiani deperibili. Di conseguenza, è sopravvissuto solo un piccolo numero di esempi, esclusi gli edifici in pietra e le sculture.

Le monumentali sculture in pietra (moai) di Rapa Nui/Isola di Pasqua e delle Marchesi, che esemplificano l'uso di disegni che incorporano figure antropomorfe con lingue sporgenti e occhi sporgenti, comuni a molte aree orientali e remote della Polinesia, sono tra i famosi esempi di arte polinesiana che sono sopravvissuti. Altri esempi includono tessuti di corteccia altamente decorati nella Polinesia occidentale.

Poiché erano usate in complicati riti pagani e pratiche di culto in tutta la Melanesia, le maschere erano un motivo chiave nell'arte indigena. Le reliquie tribali della Micronesia includono anche ciotole di legno intagliato, barche dipinte e maschere di legno stilizzate oltre a body painting e tatuaggi. Body painting, pittura rupestre, pittura su corteccia, incisioni rupestri, pietre erette, sculture, sculture e ornamenti ornamentali su strumenti e armi sono solo alcuni esempi dei numerosi stili e mezzi utilizzati nell'arte aborigena australiana.


Arte tribale americana

L'arte degli indiani d'America è stata profondamente influenzata sia dallo stile di vita nomade, in stile cacciatore della prima, sia dall'ambiente un po' più statico ma comunque impoverito della seconda. Un altro aspetto significativo nell'emergere di tradizioni creative distinte a livello regionale è stata l'accessibilità di risorse tra cui legno, vimini, metallo, ossa di animali, argilla e cotone.

Le tribù del sud-ovest erano esperte nella tessitura, nella produzione di ceramiche e nella creazione di affreschi. Queste tribù includevano i popoli Zuni, Navaho e Hopi, nonché gli Hohokam dell'Arizona meridionale, gli Ansazi dell'Arizona settentrionale e del New Mexico, i Mimbres del New Mexico sud-occidentale e gli Ansazi. I nativi americani del sud-ovest hanno inventato la pittura con la sabbia, spesso nota come pittura a secco (in particolare il Navajo).

Nel Midwest, le tribù erano le uniche responsabili della formazione della cultura. Queste tribù erano riconosciute per la loro intricata arte tessile e per i loro famosi lavori di sterro, o "tumuli di effigie", che erano costruiti per assomigliare a diversi animali. L'arte tribale comprendeva anche pipe in pietra scolpita con motivi che vanno dall'estremamente realistico all'astratto, oltre a ciotole in legno intagliato e ornamenti in pietra levigata e rame.

La regione del sud-est produceva anche pipe a forma di uccelli e animali, conchiglie finemente intagliate e accessori di abbigliamento riccamente dipinti. Nonostante l'utilizzo di argilla scadente, era rinomato per la produzione di ceramiche squisite. I pezzi di ceramica sono stati creati e decorati con una varietà di motivi floreali e geometrici per usi cerimoniali, religiosi e privati.

Il vimini dei nativi americani era un tipo di arte importante sulla costa occidentale, in particolare in California. La tribù irochese degli indiani nord-orientali, in particolare, era nota per le loro cinture di wampum intrecciate, le penne di porcospino e le maschere della False Face Society. La migliore arte tribale prodotta nel nord-ovest era la scultura, in particolare l'intaglio del legno. Totem, piccole statuette di legno e maschere dipinte con cura e spesso intarsiate con pietre e conchiglie di abalone erano tra gli stili più popolari di scultura intagliata a mano.


Come l'arte tribale ha influenzato l'arte moderna

Entro la metà del 19° secolo, mentre più spedizioni riportavano manufatti tribali, l'interesse per quello che allora era conosciuto come primitivismo/arte primitiva - tipicamente l'arte dell'Africa nera - iniziò a crescere. Importanti mostre d'arte tribale della fine del XIX e dell'inizio del XX secolo hanno anche esposto l'arte non occidentale alla comunità artistica occidentale. Importanti mostre, come l'American Indian Art del 1941 e l'African Negro Art del 1935, si tenevano al Museum of Modern Art.

Gli artisti hanno scoperto un modello per un'alternativa all'arte occidentale nelle statue di divinità tribali e maschere rituali, le cui forme non naturalistiche e altamente stilizzate incorporavano anche immagini potenti e altamente emotive. L'arte tribale ha avuto un'influenza significativa su artisti famosi come Vincent Van Gogh e Henri Matisse, Paul Gauguin e Pablo Picasso. L'effetto iniziale più sorprendente fu il cubismo, che, frammentando l'immagine e rinunciando alla prospettiva, indebolì rapidamente il paradigma occidentale attingendo principalmente alle implicazioni formali dell'arte tribale. L'arte astratta è stato uno dei principali risultati di questo.

Il gruppo tedesco Die Brücke iniziò a concentrarsi maggiormente sugli elementi primitivi, istintivi e rituali dell'arte non occidentale nello stesso periodo, fondando il principale movimento artistico moderno noto come Espressionismo. I dadaisti hanno favorito la rottura del paradigma occidentale traendo ispirazione dall'arte tribale, dal cubismo e dall'espressionismo a Zurigo, New York e infine a Parigi. L'opera pittorica o scultorea di Dada era per lo più composta da collage e assemblage, la sua controparte tridimensionale. Il fatto che l'arte possa essere creata da qualsiasi cosa e non debba essere dipinta, scolpita o modellata è stato stabilito da questo lavoro composto da materiali trovati. Le sue immagini spesso incorporavano aspetti dell'arte tribale ed erano conflittuali a livello politico, sociale o estetico. Dada ha presentato i concetti che alla fine hanno portato all'arte concettuale, il cui impatto si è mescolato con quelli delle altre correnti dell'arte moderna per creare il fiume vasto, ampio, enormemente ricco, vario e globalmente diversificato dell'arte contemporanea di cui il mondo gode attualmente.

Discover contemporary artworks on Artmajeur

Contemporary art is a vibrant constellation of artistic expressions. This creative universe encompasses a wide array of mediums, from paintings, sculpture, and photography to drawing, printmaking, textile art, and digital art, each medium a star shining with its own distinct radiance. Artists use diverse supports and materials to bring their visions to life, such as canvas, wood, metal, and even innovative digital canvases for the creation of virtual masterpieces

A contemporary painting, for instance, may weave its story through the masterful strokes of acrylic or oil, while a contemporary sculpture might sing its song in the language of stone, bronze, or found objects. The photographic arts capture and manipulate light to produce striking images, while printmaking employs techniques like lithography and screen-printing to produce multiples of a single, impactful image. Textile art plays with fabrics and fibers, whereas digital art pushes the boundaries of creation with innovative technology. 

The allure of contemporary art lies in its boundary-pushing nature, its relentless quest for experimentation and its constant reflection of the evolving human experience. This boundless creativity, coupled with its strong social and personal commentary, makes every piece of contemporary art a unique emblem of its time, a mirror held up to the realities and dreams of our complex world. It whispers to us, moves us, provokes thought, and kindles a deep emotional response, stirring the soul of anyone willing to listen. It is, indeed, the language of emotions and ideas, spoken in the dialect of our era.

Origins and history of contemporary art

The story of contemporary art unfolds in the mid-20th century, marked by seismic shifts in artistic expression. Post-World War II, around the 1950s and 1960s, artists began experimenting beyond traditional confines, challenging the norms of what art could be. This revolutionary epoch birthed myriad new movements and artistic forms such as abstract expressionism, pop art, and minimalism. Paintings, once confined by realism, embraced abstraction, as artists used color and form to express emotions and ideas. Notable periods like the advent of pop art in the late 1950s and early 1960s saw artworks mimicking popular culture and mass media, reflecting society’s shifting focus.

The sculptural arts, too, witnessed a metamorphosis. Sculptors started to experiment with new materials and forms, often creating artworks that interacted with the viewer and the surrounding space, fostering a sense of engagement. Drawing, a timeless practice, also evolved, with artists incorporating innovative techniques and concepts to redefine its role in contemporary art.

Photography, a relatively new medium, emerged as a powerful tool in the contemporary art landscape. Born in the 19th century, it truly came into its own in the latter half of the 20th century, blurring the lines between fine art and documentation. Printmaking, a practice dating back to ancient times, saw renewed interest and experimentation with techniques like lithography, etching, and screen printing gaining prominence.

The realm of textile art expanded dramatically, as artists began to appreciate the versatility and tactile quality of fabric and fibers. Artists began using textiles to challenge the boundaries between fine art, craft, and design. 

The dawn of digital technology in the late 20th century heralded a new age for contemporary art. Digital art emerged as artists started leveraging new technologies to create immersive, interactive experiences, often blurring the line between the virtual and the physical world.

Through these transformative periods, the essence of contemporary art has remained the same: a dynamic, evolving reflection of the times we live in, continually pushing boundaries and embracing the new, always questioning, always exploring.

Evolutions of theses contemporary works in the art market

As we navigate through the 21st century, the dynamic landscape of contemporary art continues to evolve and expand, reflecting our ever-changing world. Contemporary paintings, once primarily confined to two-dimensional canvases, now embrace a multitude of forms and techniques, ranging from mixed media installations to digital creations, each piece a rich a weaving of thoughts, emotions, and narratives. Sculpture, too, has ventured far beyond traditional stone and bronze, with artists incorporating light, sound, and even motion, embodying the ephemerality and flux of the modern world.

Photography, in the hands of contemporary artists, has expanded its horizons, seamlessly blending with digital technology to create breathtaking imagery that challenges our perception of reality. Drawing, as well, has transcended the borders of paper, incorporating multimedia elements and exploratory techniques to redefine its role in the artistic discourse. Printmaking continues to flourish, with contemporary artists using traditional methods in innovative ways to deliver potent social and personal commentaries.

Textile art, once considered a craft, now holds a prominent place in the contemporary art world, with artists using it to explore issues of identity, tradition, and cultural heritage. Meanwhile, digital art, the newest member of the contemporary art family, has revolutionized the way we create and interact with art, presenting immersive experiences that blur the boundary between the virtual and the physical.

These diverse forms of contemporary art hold significant value in the current art market, not only due to their aesthetic appeal but also their ability to encapsulate and communicate complex ideas and emotions. Collectors, curators, and art lovers worldwide seek these works, drawn to their inherent dynamism, their innovative use of materials, and their eloquent expressions of our shared human experience. As a testimonial to our times, these contemporary artworks encapsulate the pulse of our society and the resonance of individual voices, forever etching our collective narrative into the annals of art history.

Famous Contemporary Artists

As we delve into the vibrant realm of contemporary art, we encounter an array of artists who shape this dynamic field. Each a master in their medium - painting, sculpture, photography, drawing, printmaking, textile, or digital art - they push artistic boundaries, reflecting our era and challenging perceptions. Let’s explore these remarkable contributors and their groundbreaking works.

1. Gerhard Richter - Known for his multi-faceted approach to painting, Richter challenges the boundaries of the medium, masterfully oscillating between abstract and photorealistic styles. His works, whether featuring squeegee-pulled pigments or blurred photographic images, engage in a fascinating dialogue with perception.

2. Jeff Koons - A significant figure in contemporary sculpture, Koons crafts monumental pieces that explore themes of consumerism, taste, and popular culture. His iconic balloon animals, constructed in mirror-polished stainless steel, captivate with their playful yet profound commentary.

3. Cindy Sherman - An acclaimed photographer, Sherman uses her lens to explore identity and societal roles, particularly of women. Renowned for her conceptual self-portraits, she assumes myriad characters, pushing the boundaries of photography as a medium of artistic expression.

4. David Hockney - Hockney, with his prolific output spanning six decades, is a pivotal figure in contemporary drawing. His bold use of color and playful exploration of perspective convey an intoxicating sense of joy and an unabashed celebration of life.

5. Kiki Smith - An innovative printmaker, Smith’s work explores the human condition, particularly the female body and its social and cultural connotations. Her etchings and lithographs speak to universal experiences of life, death, and transformation.

6. El Anatsui - A master of textile art, Anatsui creates stunning tapestry-like installations from discarded bottle caps and aluminum scraps. These shimmering, flexible sculptures blend traditional African aesthetic with contemporary art sensibilities, speaking to themes of consumption, waste, and the interconnectedness of our world.

7. Rafael Lozano-Hemmer - A leading figure in digital art, Lozano-Hemmer utilizes technology to create interactive installations that blend architecture and performance art. His work, often participatory in nature, explores themes of surveillance, privacy, and the relationship between people and their environments.

Notable contemporary artworks

The contemporary art landscape is a dynamic patchwork of diverse expressions and groundbreaking ideas, each artwork a unique dialog with its audience. Here are a selection of some renowned contemporary artworks, spanning various media such as painting, sculpture, photography, drawing, printmaking, textile art, and digital art, that have profoundly influenced this vibrant movement.

  1. "Cloud Gate" by Anish Kapoor, 2006 - This monumental stainless steel sculpture, also known as "The Bean," mirrors and distorts the Chicago skyline and onlookers in its seamless, liquid-like surface, creating an interactive experience that blurs the line between the artwork and the viewer.

  2. "Marilyn Diptych" by Andy Warhol, 1962 - An iconic piece of pop art, this silkscreen painting features fifty images of Marilyn Monroe. Half brightly colored, half in black and white, it reflects the dichotomy of celebrity life and its influence on popular culture.

  3. "Rhein II" by Andreas Gursky, 1999 - This photographic artwork, a digitally-altered image of the Rhine River, is celebrated for its minimalist aesthetic. It strips the landscape to its bare essentials, invoking a sense of tranquility and vastness.

  4. "Black Square" by Kazimir Malevich, 1915 - A revolutionary painting in the realm of abstract art, this piece, featuring nothing more than a black square on a white field, challenges traditional notions of representation, symbolizing a new era in artistic expression.

  5. "Puppy" by Jeff Koons, 1992 - This giant sculpture, a West Highland Terrier blanketed in flowering plants, explores themes of innocence, consumer culture, and the interplay between high art and kitsch. It’s a delightful blend of traditional sculpture and garden craft.

  6. "Re-projection: Hoerengracht" by Ed and Nancy Kienholz, 1983-1988 - A room-sized tableau representing Amsterdam’s red-light district, this work combines elements of sculpture, painting, lighting, and found objects. It engages viewers in a stark commentary on commodification and objectification.

  7. "Untitled" (Your body is a battleground) by Barbara Kruger, 1989 - This photomontage, combining black-and-white photography with impactful text, explores issues of feminism, identity, and power. Its potent, confrontational message is a prime example of the power of text in contemporary visual art.

  8. "For the Love of God" by Damien Hirst, 2007 - This sculpture, a platinum cast of a human skull encrusted with 8,601 diamonds, probes themes of mortality, value, and the human fascination with luxury and decadence. It’s a compelling blend of macabre and magnificence.

  9. "Physical impossibility of Death in the Mind of Someone Living" by Damien Hirst, 1991 - This artwork, featuring a tiger shark preserved in formaldehyde, blurs the line between traditional sculpture and biological specimen. It prompts viewers to contemplate mortality and nature’s ferocity.

  10. "One and Three Chairs" by Joseph Kosuth, 1965 - A piece of conceptual art, it presents a physical chair, a photograph of a chair, and a dictionary definition of a chair, thus exploring the relationship between language, picture, and referent in art.

These pieces, in their diversity, exemplify the rich tapestry of contemporary art, each piece a unique commentary on our world and a testament to the limitless potential of creative expression.


Più rilevanti | I più recenti

Nessun'immagine trovata

Artmajeur

Ricevi la nostra newsletter per appassionati d'arte e collezionisti