Sculptures en platre à vendre

4 Sculptures contemporaines originales à vendre: Comment définir[...]

4 Sculptures contemporaines originales à vendre:

Comment définir style Art premier ?

Les arts visuels et la culture matérielle des peuples autochtones sont appelés art tribal, parfois appelé art non occidental, art ethnographique ou, plus controversé, art primitif. L'art tribal a généralement une fonction rituelle ou spirituelle. La conception et l'artisanat d'objets issus de cultures tribales, généralement d'origine rurale, sont appelés art tribal.

Au XIXe siècle, les célèbres professionnels de l'art occidentaux ne considéraient même pas l'art non occidental comme de l'art. Au lieu de cela, ces objets étaient considérés comme des reliques et des exemples de sociétés «exotiques» ou «primitives». Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, les attitudes à l'égard des arts tribaux ont changé. Avant l'émergence du postmodernisme dans les années 1960, les critiques d'art considéraient les arts tribaux principalement d'un point de vue formaliste, accordant peu d'importance à la signification symbolique, au contexte historique ou culturel ou à l'intention de l'artiste de l'œuvre. Depuis lors, l'art tribal, comme l'art africain dans les collections occidentales, est devenu très apprécié par les collectionneurs internationaux, les expositions et le marché de l'art.

L'expression «tribal» pourrait évoquer un type d'art moins sophistiqué associé au primitivisme et suggérer un manque de compétence, de conception, d'intention ou de concept. Cependant, à mesure que les musées réexaminent et réorganisent leurs collections en reconnaissance du fait que l'art tribal est loin d'être simple et primitif et qu'il a souvent une compétence d'exécution bien au-delà de ce que nous attendons, il suscite de plus en plus l'intérêt du public. De plus, il a le pouvoir d'atteindre nos âmes. Nos instincts intérieurs peuvent être éveillés et nous nous connectons à leur vérité en raison de leur présence irrésistible et de leur énergie émotionnelle, améliorant notre perception de la profondeur spirituelle.

Historiquement, les anthropologues occidentaux, les collectionneurs privés et les musées d'ethnographie et d'histoire naturelle ont collectionné des œuvres d'art tribales. Dans les collections des musées, l'art tribal peut être divisé en trois grandes catégories : l'art des Amériques et de l'Océanie, notamment celui d'Australie, de Mélanésie, de Nouvelle-Zélande et de Polynésie ; et l'art africain, notamment celui d'Afrique sub-saharienne.


Art tribal africain

Les sculptures sur pierre, les sculptures sur bois (masques et sculptures), les bijoux, la vannerie, les textiles, les pipes, les instruments de musique, les armes, les perles et la conception d'éléments architecturaux tels que les portes et l'ornementation des murs sont tous des exemples d'art tribal africain. Le développement de ces métiers a été impacté par l'accessibilité des outils, des ressources et des savoir-faire ; toutes les tribus ne se sont pas engagées dans ces efforts artistiques. Le matériau le plus typique était le bois, souvent décoré d'argile, de peinture, de coquillages, de perles, d'ivoire, de métal, de plumes, de poils d'animaux, de raphia et, à de rares occasions, même de pierres semi-précieuses.

L'art africain était un élément fondamental d'une religion englobante. Les forces vitales prétendument présentes dans tous les êtres vivants étaient représentées par des images spécifiques qui agissaient comme leurs incarnations ou leurs représentants. L'essence de l'ascendance tribale a été préservée par ces représentations des morts, qui parlaient fréquemment pour eux et donnaient aux gens une chance de se connecter avec les esprits des ancêtres. Les artefacts tribaux africains étaient généralement créés en tant qu'art religieux - pour un usage rituel ou cérémoniel spécifique - malgré le fait que de nombreuses formes utilisées incluent des éléments profanes et que certaines œuvres d'art sont purement décoratives et ornementales.

L'initiation à des groupes d'âge, tels que les «sociétés» de jeunes hommes ou de vieillards, qui ont chacune leurs propres symboles et motifs de culte, est à la base de nombreux rituels tribaux. Ces «sociétés» sont connues pour leur abondance de figurines et de masques sculptés, dont beaucoup représentent des divinités protectrices comme le dieu du tonnerre ou le dieu du feu. Bien que les sculptures aient été presque exclusivement fabriquées comme un article de luxe par certaines sociétés, elles étaient tout aussi omniprésentes et populaires que les masques et avaient une signification rituelle. La tribu Yoruba au Nigeria était d'habiles sculpteurs de figures rondes et couronnait fréquemment leurs masques généralement grands avec des hordes de poupées très vivantes, créant l'illusion qu'une fête était en cours. Les sculpteurs pouvaient atteindre une stature et une notoriété qui s'apparentaient quelque peu à celles d'un artiste bien connu en Occident en raison de l'excellent calibre et de la réputation de la sculpture africaine parmi les autres tribus, notamment les Yoruba.


Art tribal océanien

La sous-région Océanie est composée de quatre régions ethnogéographiques distinctes : la Polynésie, la Micronésie, la Mélanésie et l'Australasie. L'art tribal océanien fait référence aux traditions culturelles et à l'histoire créative des peuples autochtones qui vivent dans ces quatre régions. Cette culture Lapita a finalement eu un impact sur la majeure partie de la Polynésie, de la Micronésie et de la Mélanésie. Un autre facteur était la civilisation vietnamienne Dong-Son, qui a prospéré à partir d'environ 600 après JC et était un important commerçant dans le Pacifique occidental. Des artefacts en bronze de cette civilisation ont été trouvés dans toute l'Océanie.

Bien que chaque région et groupe d'îles ait ses traditions esthétiques uniques qui ont façonné ses arts et son artisanat, l'art tribal océanique était lié à des événements païens impliquant le surnaturel, le culte des esprits et la fertilité. Une grande variété de formes d'art, y compris la peinture corporelle, le tatouage, la peinture, la sculpture, la sculpture sur bois et l'art textile, ont été produites, la majorité des matériaux utilisés par les artistes et artisans étant périssables. En conséquence, seul un petit nombre d'exemples - à l'exclusion des bâtiments en pierre et de la sculpture - ont persisté.

Les sculptures monumentales en pierre (moai) de Rapa Nui / île de Pâques et des Marquises, illustrant l'utilisation de dessins incorporant des figures anthropomorphes avec des langues saillantes et des yeux exorbités, communes à de nombreuses régions orientales et reculées de la Polynésie, font partie des exemples célèbres de l'art polynésien. qui ont survécu. D'autres exemples incluent le tissu d'écorce très orné en Polynésie occidentale.

Parce qu'ils étaient utilisés dans des rites païens compliqués et des pratiques de culte dans toute la Mélanésie, les masques étaient un motif clé de l'art indigène. Les reliques tribales micronésiennes comprennent également des bols en bois sculpté, des bateaux peints et des masques en bois stylisés en plus de la peinture corporelle et du tatouage. La peinture corporelle, la peinture rupestre, la peinture sur écorce, les gravures rupestres, les pierres dressées, la sculpture, la sculpture et les ornements ornementaux sur les outils et les armes ne sont que quelques exemples des nombreux styles et médias utilisés dans l'art aborigène australien.


Art tribal américain

L'art amérindien a été profondément marqué à la fois par le mode de vie nomade et chasseur des premiers et par l'environnement un peu plus statique mais néanmoins appauvri des seconds. Un autre aspect important de l'émergence de traditions créatives régionales distinctes était l'accessibilité des ressources, notamment le bois, l'osier, le métal, les os d'animaux, l'argile et le coton.

Les tribus du sud-ouest étaient expertes dans le tissage, la fabrication de céramiques et la création de fresques. Ces tribus comprenaient les peuples Zuni, Navaho et Hopi ainsi que les Hohokam du sud de l'Arizona, les Ansazi du nord de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, les Mimbres du sud-ouest du Nouveau-Mexique et les Ansazi. Les Amérindiens du Sud-Ouest ont inventé la peinture au sable, souvent connue sous le nom de peinture sèche (notamment les Navajo).

Dans le Midwest, les tribus étaient seules responsables de façonner la culture. Ces tribus étaient reconnues pour leur art textile complexe ainsi que leurs travaux de terrassement bien connus, ou "monticules d'effigies", qui ont été construits pour ressembler à différents animaux. L'art tribal comprenait également des pipes en pierre sculptée avec des motifs allant de l'extrêmement réaliste à l'abstrait, en plus de bols en bois sculpté et d'ornements en pierre polie et en cuivre.

La région du Sud-Est a également produit des pipes en forme d'oiseaux et d'animaux, des coquillages finement sculptés et des accessoires vestimentaires minutieusement peints. Malgré l'utilisation d'argile de qualité inférieure, il était réputé pour produire de la poterie exquise. Des pièces de poterie ont été créées et ornées d'une variété de motifs floraux et géométriques à des fins cérémonielles, religieuses et privées.

La vannerie amérindienne était un type d'art important sur la côte ouest, en particulier en Californie. La tribu iroquoise des Indiens du Nord-Est, en particulier, était connue pour ses ceintures de wampum tissées, ses piquants de porc-épic et ses masques de la False Face Society. Le meilleur art tribal produit dans le Nord-Ouest était la sculpture, en particulier la sculpture sur bois. Les totems, les petites figurines en bois et les masques minutieusement peints et fréquemment incrustés de pierres et de coquilles d'ormeaux étaient parmi les styles les plus populaires de sculpture sculptée à la main.


Comment l'art tribal a influencé l'art moderne

Au milieu du 19ème siècle, alors que de plus en plus d'expéditions rapportaient des artefacts tribaux, l'intérêt pour ce qui était alors connu sous le nom de primitivisme / art primitif - typiquement l'art de l'Afrique noire - a commencé à croître. D'importantes expositions d'art tribal de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont également exposé l'art non occidental à la communauté artistique occidentale. Des expositions importantes, telles que l'art indien américain de 1941 et l'art nègre africain de 1935, ont eu lieu au Musée d'art moderne.

Les artistes ont découvert un modèle d'alternative à l'art occidental dans les statues de dieux tribaux et les masques rituels, dont les formes non naturalistes et hautement stylisées incorporaient également des images puissantes et très émotives. L'art tribal a eu une influence significative sur des artistes célèbres comme Vincent Van Gogh et Henri Matisse, Paul Gauguin et Pablo Picasso. L'effet précoce le plus frappant est le cubisme qui, en fragmentant l'image et en abandonnant la perspective, a rapidement affaibli le paradigme occidental en s'appuyant principalement sur les implications formelles de l'art tribal. L'art abstrait en fut l'un des principaux résultats.

Le groupe allemand Die Brücke a commencé à se concentrer davantage sur les éléments primitifs, instinctifs et rituels de l'art non occidental vers la même période, établissant le principal mouvement d'art moderne connu sous le nom d'expressionnisme. Les dadaïstes ont favorisé l'effondrement du paradigme occidental en s'inspirant de l'art tribal, du cubisme et de l'expressionnisme à Zürich, New York et enfin Paris. L'œuvre picturale ou sculpturale de Dada était principalement composée de collage et d'assemblage, son pendant tridimensionnel. Le fait que l'art peut être créé à partir de n'importe quoi et n'a pas besoin d'être peint, sculpté ou modelé a été établi par cette œuvre composée de matériaux trouvés. Son imagerie incorporait fréquemment des aspects de l'art tribal et était conflictuelle sur le plan politique, social ou esthétique. Dada a présenté les concepts qui ont finalement conduit à l'art conceptuel, dont l'impact s'est mélangé à ceux des autres courants de l'art moderne pour créer le fleuve vaste, large, extrêmement riche, varié et globalement diversifié de l'art contemporain dont le monde bénéficie actuellement.

Découvrez des œuvres d’art contemporain sur Artmajeur

L’art contemporain est une constellation vibrante d’expressions artistiques. Cet univers créatif englobe une vaste gamme de médiums, allant des peintures, sculptures et photographies aux dessins, gravures, arts textiles et arts numériques, chaque médium étant une étoile brillant de sa propre radiance distincte. Les artistes utilisent des supports et des matériaux divers pour donner vie à leurs visions, tels que la toile, le bois, le métal et même des toiles numériques innovantes pour la création de chef-d’œuvres virtuels.

Une peinture contemporaine, par exemple, peut tisser son histoire à travers des coups de pinceau habiles d’acrylique ou d’huile, tandis qu’une sculpture contemporaine peut chanter sa chanson dans la langue de la pierre, du bronze ou d’objets trouvés. Les arts photographiques capturent et manipulent la lumière pour produire des images frappantes, tandis que la gravure utilise des techniques telles que la lithographie et la sérigraphie pour produire des multiples d’une seule image marquante. L’art textile joue avec les tissus et les fibres, tandis que l’art numérique repousse les limites de la création avec une technologie innovante.

L’attrait de l’art contemporain réside dans sa nature qui repousse les limites, sa quête incessante d’expérimentation et sa constante réflexion sur l’évolution de l’expérience humaine. Cette créativité sans bornes, associée à son fort commentaire social et personnel, fait de chaque œuvre d’art contemporaine un emblème unique de son époque, un miroir reflétant les réalités et les rêves de notre monde complexe. Elle nous chuchote, nous émeut, provoque la réflexion et allume une profonde réponse émotionnelle, éveillant l’âme de quiconque est disposé à écouter. C’est en effet, le langage des émotions et des idées, parlé dans le dialecte de notre ère.

Sculpture,  7,3x8,9 in
Jaguar Warrior Sculpture, 7,3x8,9 in
©2017 Alexandr And Serge Reznikov

Origines et histoire de l’art contemporain

L’histoire de l’art contemporain se déroule au milieu du XXe siècle, marquée par des changements sismiques dans l’expression artistique. Après la Seconde Guerre mondiale, vers les années 1950 et 1960, les artistes ont commencé à expérimenter au-delà des limites traditionnelles, remettant en question les normes de ce que pouvait être l’art. Cette époque révolutionnaire a engendré une multitude de nouveaux mouvements et formes artistiques tels que l’expressionnisme abstrait, le pop art et le minimalisme. Les peintures, autrefois confinées au réalisme, ont embrassé l’abstraction, les artistes utilisant la couleur et la forme pour exprimer des émotions et des idées. Des périodes remarquables comme l’avènement du pop art à la fin des années 1950 et au début des années 1960 ont vu des œuvres d’art imiter la culture populaire et les médias de masse, reflétant le changement de focus de la société.

Les arts sculpturaux ont également connu une métamorphose. Les sculpteurs ont commencé à expérimenter de nouveaux matériaux et formes, créant souvent des œuvres d’art qui interagissent avec le spectateur et l’espace environnant, favorisant un sens de l’engagement. Le dessin, une pratique intemporelle, a également évolué, les artistes incorporant des techniques et des concepts novateurs pour redéfinir son rôle dans l’art contemporain.

La photographie, un médium relativement nouveau, est devenue un outil puissant dans le paysage de l’art contemporain. Née au XIXe siècle, elle a véritablement pris son envol dans la seconde moitié du XXe siècle, brouillant les frontières entre les beaux-arts et la documentation. La gravure, une pratique remontant à l’Antiquité, a connu un intérêt renouvelé et une expérimentation accrue avec des techniques telles que la lithographie, la gravure et la sérigraphie.

L’univers de l’art textile s’est considérablement élargi, car les artistes ont commencé à apprécier la polyvalence et la qualité tactile des tissus et des fibres. Les artistes ont commencé à utiliser les textiles pour remettre en question les frontières entre les beaux-arts, l’artisanat et le design.

L’avènement de la technologie numérique à la fin du XXe siècle a annoncé une nouvelle ère pour l’art contemporain. L’art numérique est apparu alors que les artistes ont commencé à exploiter de nouvelles technologies pour créer des expériences immersives et interactives, brouillant souvent la frontière entre le monde virtuel et le monde physique.

À travers ces périodes de transformation, l’essence de l’art contemporain est restée la même : un reflet dynamique et évolutif de l’époque dans laquelle nous vivons, repoussant continuellement les limites et embrassant le nouveau, remettant toujours en question, toujours explorant.

Sculpture,  39,4x16,5 in
Vase cocon Sculpture, 39,4x16,5 in
©2019 Joëlle Boutherin

Évolutions de ces œuvres contemporaines sur le marché de l’art

Alors que nous naviguons à travers le 21ème siècle, le paysage dynamique de l’art contemporain continue d’évoluer et de s’étendre, reflétant notre monde en constante évolution. Les peintures contemporaines, autrefois principalement confinées à des toiles en deux dimensions, embrassent maintenant une multitude de formes et de techniques, allant des installations multimédias aux créations numériques, chaque pièce étant une riche tissage de pensées, d’émotions et de récits. La sculpture, elle aussi, a largement dépassé la pierre et le bronze traditionnels, les artistes incorporant la lumière, le son et même le mouvement, incarnant l’éphéméralité et le flux du monde moderne.

La photographie, entre les mains d’Artistes Contemporains, a élargi ses horizons, se mêlant parfaitement à la technologie numérique pour créer des images à couper le souffle qui remettent en question notre perception de la réalité. Le dessin, quant à lui, a transcendé les frontières du papier, incorporant des éléments multimédias et des techniques exploratoires pour redéfinir son rôle dans le discours artistique. La gravure continue de prospérer, les artistes contemporains utilisant des méthodes traditionnelles de manière innovante pour fournir des commentaires sociaux et personnels puissants.

L’art textile, autrefois considéré comme un artisanat, occupe désormais une place importante dans le monde de l’art contemporain, les artistes l’utilisant pour explorer les questions d’identité, de tradition et de patrimoine culturel. Pendant ce temps, l’art numérique, le plus récent membre de la famille de l’art contemporain, a révolutionné la façon dont nous créons et interagissons avec l’art, offrant des expériences immersives qui brouillent la frontière entre le virtuel et le physique.

Ces diverses formes d’art contemporain ont une valeur significative sur le marché de l’art actuel, non seulement en raison de leur attrait esthétique mais aussi de leur capacité à encapsuler et à communiquer des idées et des émotions complexes. Les collectionneurs, les conservateurs et les amateurs d’art du monde entier recherchent ces œuvres, attirés par leur dynamisme intrinsèque, leur utilisation innovante des matériaux et leurs expressions éloquentes de notre expérience humaine partagée. En témoignage de notre époque, ces œuvres d’art contemporain encapsulent l’impulsion de notre société et la résonance des voix individuelles, gravant à jamais notre récit collectif dans les annales de l’histoire de l’art.

Sculpture,  8x8 in
Skull Art Sculpture ORIGINAL 8"x8" Painting Mix Media Zen Sculpture, 8x8 in
©2022 Anthony Saldivar

Artistes contemporains célèbres

Alors que nous plongeons dans le monde vibrante de l’art contemporain, nous rencontrons une variété d’artistes qui façonnent ce domaine dynamique. Chacun est un maître dans son médium - peinture, sculpture, photographie, dessin, gravure, textile ou art numérique - ils repoussent les limites artistiques, reflétant notre époque et remettant en question nos perceptions. Explorons ces contributeurs remarquables et leurs œuvres révolutionnaires.

1. Gerhard Richter - Connu pour son approche multifacette de la peinture, Richter défie les limites du médium, oscillant habilement entre les styles abstrait et hyperréaliste. Ses œuvres, qu’elles présentent des pigments étirés à la raclette ou des images photographiques floues, engagent un dialogue fascinant avec la perception.

2. Jeff Koons - Une figure importante de la sculpture contemporaine, Koons crée des pièces monumentales qui explorent les thèmes de la consommation, du goût et de la culture populaire. Ses animaux en ballon iconiques, construits en acier inoxydable poli miroir, captivent par leur commentaire à la fois ludique et profond.

3. Cindy Sherman - Photographe de renom, Sherman utilise son objectif pour explorer l’identité et les rôles sociaux, en particulier ceux des femmes. Reconnue pour ses autoportraits conceptuels, elle assume une multitude de personnages, repoussant les limites de la photographie en tant que moyen d’expression artistique.

4. David Hockney - Hockney, avec une production prolifique s’étendant sur six décennies, est une figure clé du dessin contemporain. Son utilisation audacieuse de la couleur et son exploration ludique de la perspective transmettent un sentiment enivrant de joie et une célébration sans retenue de la vie.

5. Kiki Smith - Une graveuse innovante, le travail de Smith explore la condition humaine, en particulier le corps féminin et ses connotations sociales et culturelles. Ses gravures sur cuivre et lithographies évoquent des expériences universelles de la vie, de la mort et de la transformation.

6. El Anatsui - Maître de l’art textile, Anatsui crée de superbes installations ressemblant à des tapisseries à partir de bouchons de bouteilles et de morceaux d’aluminium jetés. Ces sculptures flexibles et scintillantes mêlent esthétique africaine traditionnelle et sensibilité artistique contemporaine, abordant les thèmes de la consommation, des déchets et de l’interconnectivité de notre monde.

7. Rafael Lozano-Hemmer - Une figure de proue de l’art numérique, Lozano-Hemmer utilise la technologie pour créer des installations interactives qui mêlent architecture et art de la performance. Son travail, souvent participatif, explore les thèmes de la surveillance, de la vie privée et de la relation entre les personnes et leur environnement.

Sculpture,  11,8x9,5 in
Cheveux aux vents Sculpture, 11,8x9,5 in
©2007 Dominique Berquez

Œuvres d’art contemporain remarquables

Le panorama de l’art contemporain est un patchwork dynamique d’expressions diverses et d’idées innovantes, chaque œuvre étant un dialogue unique avec son public. Voici une sélection d’œuvres d’art contemporain renommées, couvrant divers médias tels que la peinture, la sculpture, la photographie, le dessin, la gravure, l’art textile et l’art numérique, qui ont profondément influencé ce mouvement vibrant.

Ces œuvres, dans leur diversité, illustrent la riche tapisserie de l’art contemporain, chaque pièce étant un commentaire unique sur notre monde et un témoignage du potentiel illimité de l’expression créative.



Le plus pertinent | Plus récentes

Sculpture intitulée "Jaguar Warrior" par Alexandr And Serge Reznikov, Œuvre d'art originale, Plâtre
Jaguar Warrior - Sculpture, 7,3x8,9 in ©2017 par Alexandr And Serge Reznikov - Tribal Art, tribal-art-950, Mythologie, baby, Jaguar, Warrior, shaman, knight

Alexandr And Serge Reznikov

"Jaguar Warrior"

Sculpture - Plâtre | 7,3x8,9 in

699,28 $US
Sculpture intitulée "Cheveux aux vents" par Dominique Berquez, Œuvre d'art originale, Plâtre
Cheveux aux vents - Sculpture, 11,8x9,5 in ©2007 par Dominique Berquez - Tribal Art, tribal-art-950, Amour

Dominique Berquez

"Cheveux aux vents"

Sculpture - Plâtre | 11,8x9,5 in

Sur demande
Sculpture intitulée "Vase cocon" par Joëlle Boutherin, Œuvre d'art originale, Plâtre
Vase cocon - Sculpture, 39,4x16,5 in ©2019 par Joëlle Boutherin - Tribal Art, tribal-art-950, Cultures du monde

Joëlle Boutherin

"Vase cocon"

Sculpture - Plâtre | 39,4x16,5 in

Pas à Vendre
Sculpture intitulée "Skull Art Sculpture…" par Anthony Saldivar, Œuvre d'art originale, Plâtre
Skull Art Sculpture ORIGINAL 8"x8" Painting Mix Media Zen - Sculpture, 8x8 in ©2022 par Anthony Saldivar - Tribal Art, tribal-art-950, Skull, Stone, Dead, Dayofthedead, Black, White, Sculpture, Art, Fineart, ArtistSupportPledge, Zen

Anthony Saldivar

"Skull Art Sculpture ORIGINAL 8"x8" Painting Mix Media Zen"

Sculpture - Plâtre | 8x8 in

Vendu

Artmajeur

Recevez notre lettre d'information pour les amateurs d'art et les collectionneurs