Metalen sculpturen te koop

2 Originele hedendaagse sculpturen te koop: Wat is de oorsprong[...]

2 Originele hedendaagse sculpturen te koop:

Wat is de oorsprong van de Metalen techniek?

Metaal is altijd het materiaal bij uitstek geweest voor de meest creatieve geesten in de geschiedenis van de kunst. Of het nu gaat om eenvoudige metalen (ijzer, koper, tin, zink, lood, aluminium, enz.), edele metalen (goud, platina, zilver, enz.) of legeringen (gietijzer, staal, brons, messing, enz.), al deze grondstoffen zijn zowel door wetenschappers als kunstenaars over de hele wereld gemanipuleerd. Voornamelijk gebruikt vanwege zijn kneedbaarheid en weerstand tegen de grillen van de tijd, heeft metaal een plaats bij uitstek gemaakt onder de meest gerenommeerde beeldhouwers van onze tijd. In 1912 experimenteerde Pablo Picasso met metaal en draad om zijn iconische werk, The Guitar, te creëren. Jean Tinguely en Alexander Calder gebruikten metaal om sculpturen vol beweging en kleur te creëren. Jean Tinguely's metgezel, de beroemde Nikki de Saint-Phalle, gebruikte metaal om zijn sculpturen van monumentale vrouwen, Les Nanas, te verstevigen en te bestendigen. Elders in Frankrijk en in Europa zullen grote kunstenaars deelnemen aan de ontwikkeling van dit materiaal, in het bijzonder Alberto Giacometti en zijn draadachtige personages, César en zijn samengeperste objecten, Louise Bourgeois en haar indrukwekkende metalen spinnen, of zelfs Jeff Koons en zijn iconische Balloon Honden.

Hoe Land Kunst stijl definiëren?

Land art, ook wel earth art genoemd, ontstaat direct in het landschap door het te boetseren of door er natuurlijk-materiële structuren op te bouwen. Land art was een protest tegen de "meedogenloze commercialisering" van kunst in Amerika gedurende de jaren zestig en zeventig. Fotografische documentatie werd echter vaak getoond in conventionele galerieruimtes. Gedurende deze tijd verwierpen voorstanders van land art het museum of de galerie als decor voor artistieke activiteit en creëerden ze monumentale landschapsprojecten die buiten het bereik van traditionele verplaatsbare beeldhouwkunst en de commerciële kunstmarkt vielen. Minimalistische en conceptuele kunst, maar ook hedendaagse stromingen als De Stijl, kubisme, minimalisme en het werk van Constantin Brâncuși en Joseph Beuys dienden als inspiratie voor Land art.

De belangrijkste zorgen van de kunstbeweging waren haar verzet tegen de commercialisering van de kunsten en haar enthousiasme voor de nieuw opkomende ecologiebeweging. De overheersing van het anti-stedelijke sentiment en de tegengestelde passie voor het plattelandsleven viel samen met de kunstbeweging. Geestelijke aspiraties voor de aarde om te dienen als het huis van de mensheid behoorden tot deze impulsen.

Een procesgebaseerde methode om kunst te creëren waarbij de kunstenaar excursies naar de omgeving maakte om objecten te verzamelen of site-specifieke interventies uit te voeren, evolueerde snel van wat aanvankelijk was begonnen als een trend in de beeldhouwkunst om natuurlijke materialen zoals vuil, rotsen te gebruiken , en planten. Terwijl sommige kunstenaars tijdelijke, beperkte ingrepen in het landschap deden, gebruikten anderen mechanische grondverzetmachines om hun grondwerken te creëren. Voor presentaties in galerijen gebruikten kunstenaars vaak foto's, films en kaarten om hun grondwerken te documenteren. Door organische elementen uit de omgeving te combineren in sculpturen en installaties creëerden landartiesten bovendien landart in de galerijen.

Het eerste Amerikaanse museum dat een tentoonstelling van aardse kunst presenteerde, simpelweg getiteld Earth Art, was het Herbert F. Johnson Museum of Art aan de Cornell University in februari 1969. De kunstwerken waren te zien in het museum en overal op de Ithaca-campus van de Cornell University. , een locatie biedend voor stukken die later de status van kunst als handelswaar zouden blijven uitdagen, met name die installaties die de scheidslijnen tussen de context van een object en zijn omgeving vervaagden.


Land-art beeldhouwkunst

Door de materialen die ze gebruikten en de locaties van hun werken, verkenden Land Artists de grenzen van de kunst, waarbij ze vaak actief het landschap veranderden om hun sculpturen en installaties te creëren. Deze kunstwerken werden vaak rechtstreeks uit de aarde gehouwen of door de kunstenaar omgevormd tot Earthwork-kunst met behulp van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Het gebruik van deze elementen eerde het unieke karakter van de locatie en omvatte vuil, planten, rotsen, grind, stenen, twijgen en water, die vaak ter plaatse werden gevonden.

De aardse kunst die werd geproduceerd, introduceerde het idee van locatiespecificiteit in de kunstwereld. Omdat deze kunstwerken niet altijd toegankelijk waren voor bezoekers en kunstenaars soms de enigen waren die van hun bestaan afwisten, plaatsen deze sculpturen kunstenaars in het middelpunt van hun creaties. Als gevolg hiervan leggen kunstenaars hun werk vaak vast door middel van foto's, die ze vervolgens gebruiken om in kunstgalerijen tentoon te stellen in plaats van hun werkelijke werken.

Terwijl de Land Art-beweging zich in de jaren zestig verzette tegen de meedogenloze commercialisering van kunst, daagde deze verandering in setting het idee uit dat kunst alleen bestaat als iets om te observeren. Deze werken onderzochten een terugkeer naar de natuur, wat leidde tot de groei van de milieubeweging die de aarde erkende als het echte huis van de mensheid. Als gevolg hiervan begonnen landartiesten aardse kunst te maken die dit ideaal verheerlijkte en een volledige afwijzing van het grootstedelijke leven toonde.

Toen de traditionele plaatsen voor artistieke activiteit, musea en galerijen, werden verlaten, kregen kunstenaars de kans om monumentale sculpturen te maken die buiten het bereik van traditionele verplaatsbare kunstwerken vielen. Landkunstenaars waren gedwongen om te vertrouwen op het systeem dat ze haatten om hun dure ideeën te ondersteunen om sculpturen en installaties te produceren buiten de conventionele galerie- en museumlocaties. Voor enorme landschapsinstallaties was vaak de aankoop van land en het gebruik van grondverzetgereedschappen vereist; rijke opdrachtgevers en particuliere stichtingen zorgden vaak voor fondsen voor deze extravagante projecten.


Land Art-beeldhouwers

Robert Smithson (1938-1973)

De Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson was waarschijnlijk een van de belangrijkste pioniers van deze beweging. Als reactie op de terugtrekking van het modernisme uit sociale kwesties, bood zijn essay uit 1968 "The Sedimentation of the Mind: Earth Projects" een kritisch kader voor de beweging. Om driedimensionale sculpturale composities te creëren, begon hij verschillende materialen te combineren. Dit leidde tot een reeks "non-sites" -werken, waarin sculpturen gemaakt van aarde en rotsen die waren meegebracht van expedities, in galerijen werden geplaatst. Deze sculpturen bevatten vaak kaarten, bakken, spiegels, glas en neon. Smithsons grondwerken Spiral Jetty (1970), Broken Circle/Spiral Hill (1971) en Amarillo Ramp (1973) zijn zijn beroemdste creaties (1973). Door kunst volledig uit de galeriecontext te verwijderen en te integreren in het natuurlijke terrein, veranderde hij voor altijd de vooropgezette concepten van sculpturale vorm in de hedendaagse kunst.


Walter De Maria (1935-2013)

In zijn sculpturen, installaties en landwerken gebruikte Walter de Maria geometrische vormen om een opeenvolging van herhalingen te produceren die de link tussen het relatieve en het absolute onderzocht. Lighting Field (1977), zijn bekendste stuk land art, is een raster van vierkanten van één mijl bij één kilometer dat in een afgelegen deel van de woestijn van New Mexico is geplaatst. Vierhonderd palen van gepolijst roestvrij staal die meer dan zes meter hoog zijn en puntige punten hebben die een horizontaal vlak bepalen - het aantrekkingspunt voor blikseminslagen - vormen het raster. De bezoeker kan het raster fysiek betreden of van een afstand observeren, in een reeks krachtige optische illusies die variëren met tijd en ruimte, kunst, landschap en natuur botsen.


Dennis Oppenheim (1938-2011)

Oppenheims vroege interventies in de natuurlijke wereld namen, in tegenstelling tot die van veel van zijn tijdgenoten, de vorm aan van verwijderen, teruggaan naar het traditionele sculpturale principe van houtsnijwerk door, in de eigen woorden van de kunstenaar, 'weg te nemen in plaats van toe te voegen'. Geopolitieke grenzen, tijdzones en natuurlijke achteruitgang zijn slechts enkele voorbeelden van de sociale en natuurlijke systemen waarnaar wordt verwezen en die worden benadrukt in Annual Rings (1968), een locatiespecifiek werk. Het reproduceren van de kaart dient om te laten zien hoe mapping een rol speelt bij het creëren van onnatuurlijke en vaak gewelddadige grenzen tussen staten en de rivier, een natuurlijke grens, dient als hulpmiddel voor deze internationale grenzen.

Oppenheim zette vraagtekens bij "de relatieve waarden van de ordeningssystemen waarmee we leven" door natuurlijke elementen naast kunstmatige ideeën zoals natie en tijdzones te plaatsen. Tegelijkertijd produceerden aardkunstenaars zoals Robert Smithson en Walter de Maria ook locatiespecifieke grondwerken waar natuurlijke omgevingen in conflict werden gebracht met kunstmatige ingrepen.


Nancy Holt (1938 - 2014)

De openbare sculpturen, installatiekunst en landart die Holt in de loop van haar carrière heeft gemaakt, zijn het meest bekend, samen met enkele van haar experimentele video en fotografie. Om de inventieve en nieuwsgierige geest van zowel haar werk als dat van haar man (Robert Smithson) voort te zetten, richtte Holt in 2017 de Holt/Smithson Foundation op. Door hun beeldhouwpraktijk creëerden ze nieuwe benaderingen om onze relatie met de wereld te verkennen.


Richard Lange (geboren 1945)

Een bekende Britse beeldhouwer die betrokken was bij de Land Art-beweging was Richard Long. Eind jaren zestig begon de kunstenaar zijn directe interactie met de natuur door zijn wandeling als medium te gebruiken, gemotiveerd door de wens om het landschap op nieuwe manieren te gebruiken. Lang geprobeerd de taal en aspiraties van kunst te ondermijnen en naar een meer basaal, intiem en fundamenteel niveau te brengen door een reeks repetitieve gebaren of langdurige solo-wandelingen. Zijn doel was om in zichzelf de mogelijkheden van een onvervalst gesprek tussen mens en omgeving te illustreren. Tijd, ruimte en afstand zijn de onderwerpen van dit baanbrekende conceptuele land art-project, en ze worden op enorme schaal uitgebreid.


Andy Goldsworthy (geboren 1956)

Andy Goldsworthy is een bekende land art-beeldhouwer en fotograaf die in en met de natuur werkt. Zijn output kan worden ingedeeld in permanente en tijdelijke projecten. Deze laatste zijn ontworpen om aan het einde van de levenscyclus te verdwijnen en zijn opgebouwd uit organische en tijdelijke componenten. Hij maakt een aantal repetitieve ontwerpen, waaronder spiralen, cirkels en kronkelende lijnen, van takken, bladeren, rotsen en ijs. De vergankelijkheid die centraal staat in deze initiatieven is een weerspiegeling van een fragiele ecologie en een voortdurend veranderende natuurlijke omgeving.

Hoe koop je alleen een metalen sculptuur?


Ben je op zoek naar wat nieuwe kunstzinnige woondecoratie?

De toevoeging van moderne beeldhouwkunst in een verscheidenheid aan vormen en materialen is een uitstekende manier om uw interieurontwerp op te frissen. Soorten metalen sculpturen, zoals abstracte, metalen sculpturen voor binnen of buiten, allemaal extreem populaire keuzes voor metalen sculpturen. Maakt u zich zorgen over waar u metalen sculptuur kunt krijgen, of wat is de beste site om metalen sculptuur online te kopen? Wees niet; we staan achter je.

Surf op internet naar waar u metalen sculpturen online kunt kopen, waaronder enkele van de meest populaire online retailers voor moderne metalen sculpturen, enorme metalen sculpturen en rustieke metalen sculpturen waar u zeker van zult genieten om doorheen te bladeren!

Denk na over het mixen en matchen van de soorten materialen die je gebruikt voor je interieur als je aan een bepaald kunstwerk denkt of als je op zoek bent naar inspiratie. Een focusstuk van metaal kan worden gebruikt om textuur en diepte aan uw muurontwerpen te geven en om een brandpunt te creëren. Lees verder om meer te weten te komen over de grootste online retailers voor metalen sculpturen!

Voor diegenen die op zoek zijn naar unieke metalen sculpturen voor binnen of buiten om online te kopen, we nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze ARTMAJEUR.COM-site en gemakkelijk te winkelen voor uitstekende metalen kunstwerken die passen bij uw eigen stijl en ruimtebehoeften.

Discover contemporary artworks on Artmajeur

Contemporary art is a vibrant constellation of artistic expressions. This creative universe encompasses a wide array of mediums, from paintings, sculpture, and photography to drawing, printmaking, textile art, and digital art, each medium a star shining with its own distinct radiance. Artists use diverse supports and materials to bring their visions to life, such as canvas, wood, metal, and even innovative digital canvases for the creation of virtual masterpieces

A contemporary painting, for instance, may weave its story through the masterful strokes of acrylic or oil, while a contemporary sculpture might sing its song in the language of stone, bronze, or found objects. The photographic arts capture and manipulate light to produce striking images, while printmaking employs techniques like lithography and screen-printing to produce multiples of a single, impactful image. Textile art plays with fabrics and fibers, whereas digital art pushes the boundaries of creation with innovative technology. 

The allure of contemporary art lies in its boundary-pushing nature, its relentless quest for experimentation and its constant reflection of the evolving human experience. This boundless creativity, coupled with its strong social and personal commentary, makes every piece of contemporary art a unique emblem of its time, a mirror held up to the realities and dreams of our complex world. It whispers to us, moves us, provokes thought, and kindles a deep emotional response, stirring the soul of anyone willing to listen. It is, indeed, the language of emotions and ideas, spoken in the dialect of our era.

Sculptuur,  9,8x11 in
Puzle Sculptuur, 9,8x11 in
©2023 Pere Marti

Origins and history of contemporary art

The story of contemporary art unfolds in the mid-20th century, marked by seismic shifts in artistic expression. Post-World War II, around the 1950s and 1960s, artists began experimenting beyond traditional confines, challenging the norms of what art could be. This revolutionary epoch birthed myriad new movements and artistic forms such as abstract expressionism, pop art, and minimalism. Paintings, once confined by realism, embraced abstraction, as artists used color and form to express emotions and ideas. Notable periods like the advent of pop art in the late 1950s and early 1960s saw artworks mimicking popular culture and mass media, reflecting society’s shifting focus.

The sculptural arts, too, witnessed a metamorphosis. Sculptors started to experiment with new materials and forms, often creating artworks that interacted with the viewer and the surrounding space, fostering a sense of engagement. Drawing, a timeless practice, also evolved, with artists incorporating innovative techniques and concepts to redefine its role in contemporary art.

Photography, a relatively new medium, emerged as a powerful tool in the contemporary art landscape. Born in the 19th century, it truly came into its own in the latter half of the 20th century, blurring the lines between fine art and documentation. Printmaking, a practice dating back to ancient times, saw renewed interest and experimentation with techniques like lithography, etching, and screen printing gaining prominence.

The realm of textile art expanded dramatically, as artists began to appreciate the versatility and tactile quality of fabric and fibers. Artists began using textiles to challenge the boundaries between fine art, craft, and design. 

The dawn of digital technology in the late 20th century heralded a new age for contemporary art. Digital art emerged as artists started leveraging new technologies to create immersive, interactive experiences, often blurring the line between the virtual and the physical world.

Through these transformative periods, the essence of contemporary art has remained the same: a dynamic, evolving reflection of the times we live in, continually pushing boundaries and embracing the new, always questioning, always exploring.

Sculptuur,  45,7x47,2 in
Les Cocorigames Sculptuur, 45,7x47,2 in
©2019 Marc Terrade

Evolutions of theses contemporary works in the art market

As we navigate through the 21st century, the dynamic landscape of contemporary art continues to evolve and expand, reflecting our ever-changing world. Contemporary paintings, once primarily confined to two-dimensional canvases, now embrace a multitude of forms and techniques, ranging from mixed media installations to digital creations, each piece a rich a weaving of thoughts, emotions, and narratives. Sculpture, too, has ventured far beyond traditional stone and bronze, with artists incorporating light, sound, and even motion, embodying the ephemerality and flux of the modern world.

Photography, in the hands of contemporary artists, has expanded its horizons, seamlessly blending with digital technology to create breathtaking imagery that challenges our perception of reality. Drawing, as well, has transcended the borders of paper, incorporating multimedia elements and exploratory techniques to redefine its role in the artistic discourse. Printmaking continues to flourish, with contemporary artists using traditional methods in innovative ways to deliver potent social and personal commentaries.

Textile art, once considered a craft, now holds a prominent place in the contemporary art world, with artists using it to explore issues of identity, tradition, and cultural heritage. Meanwhile, digital art, the newest member of the contemporary art family, has revolutionized the way we create and interact with art, presenting immersive experiences that blur the boundary between the virtual and the physical.

These diverse forms of contemporary art hold significant value in the current art market, not only due to their aesthetic appeal but also their ability to encapsulate and communicate complex ideas and emotions. Collectors, curators, and art lovers worldwide seek these works, drawn to their inherent dynamism, their innovative use of materials, and their eloquent expressions of our shared human experience. As a testimonial to our times, these contemporary artworks encapsulate the pulse of our society and the resonance of individual voices, forever etching our collective narrative into the annals of art history.

Famous Contemporary Artists

As we delve into the vibrant realm of contemporary art, we encounter an array of artists who shape this dynamic field. Each a master in their medium - painting, sculpture, photography, drawing, printmaking, textile, or digital art - they push artistic boundaries, reflecting our era and challenging perceptions. Let’s explore these remarkable contributors and their groundbreaking works.

1. Gerhard Richter - Known for his multi-faceted approach to painting, Richter challenges the boundaries of the medium, masterfully oscillating between abstract and photorealistic styles. His works, whether featuring squeegee-pulled pigments or blurred photographic images, engage in a fascinating dialogue with perception.

2. Jeff Koons - A significant figure in contemporary sculpture, Koons crafts monumental pieces that explore themes of consumerism, taste, and popular culture. His iconic balloon animals, constructed in mirror-polished stainless steel, captivate with their playful yet profound commentary.

3. Cindy Sherman - An acclaimed photographer, Sherman uses her lens to explore identity and societal roles, particularly of women. Renowned for her conceptual self-portraits, she assumes myriad characters, pushing the boundaries of photography as a medium of artistic expression.

4. David Hockney - Hockney, with his prolific output spanning six decades, is a pivotal figure in contemporary drawing. His bold use of color and playful exploration of perspective convey an intoxicating sense of joy and an unabashed celebration of life.

5. Kiki Smith - An innovative printmaker, Smith’s work explores the human condition, particularly the female body and its social and cultural connotations. Her etchings and lithographs speak to universal experiences of life, death, and transformation.

6. El Anatsui - A master of textile art, Anatsui creates stunning tapestry-like installations from discarded bottle caps and aluminum scraps. These shimmering, flexible sculptures blend traditional African aesthetic with contemporary art sensibilities, speaking to themes of consumption, waste, and the interconnectedness of our world.

7. Rafael Lozano-Hemmer - A leading figure in digital art, Lozano-Hemmer utilizes technology to create interactive installations that blend architecture and performance art. His work, often participatory in nature, explores themes of surveillance, privacy, and the relationship between people and their environments.

Notable contemporary artworks

The contemporary art landscape is a dynamic patchwork of diverse expressions and groundbreaking ideas, each artwork a unique dialog with its audience. Here are a selection of some renowned contemporary artworks, spanning various media such as painting, sculpture, photography, drawing, printmaking, textile art, and digital art, that have profoundly influenced this vibrant movement.

  1. "Cloud Gate" by Anish Kapoor, 2006 - This monumental stainless steel sculpture, also known as "The Bean," mirrors and distorts the Chicago skyline and onlookers in its seamless, liquid-like surface, creating an interactive experience that blurs the line between the artwork and the viewer.

  2. "Marilyn Diptych" by Andy Warhol, 1962 - An iconic piece of pop art, this silkscreen painting features fifty images of Marilyn Monroe. Half brightly colored, half in black and white, it reflects the dichotomy of celebrity life and its influence on popular culture.

  3. "Rhein II" by Andreas Gursky, 1999 - This photographic artwork, a digitally-altered image of the Rhine River, is celebrated for its minimalist aesthetic. It strips the landscape to its bare essentials, invoking a sense of tranquility and vastness.

  4. "Black Square" by Kazimir Malevich, 1915 - A revolutionary painting in the realm of abstract art, this piece, featuring nothing more than a black square on a white field, challenges traditional notions of representation, symbolizing a new era in artistic expression.

  5. "Puppy" by Jeff Koons, 1992 - This giant sculpture, a West Highland Terrier blanketed in flowering plants, explores themes of innocence, consumer culture, and the interplay between high art and kitsch. It’s a delightful blend of traditional sculpture and garden craft.

  6. "Re-projection: Hoerengracht" by Ed and Nancy Kienholz, 1983-1988 - A room-sized tableau representing Amsterdam’s red-light district, this work combines elements of sculpture, painting, lighting, and found objects. It engages viewers in a stark commentary on commodification and objectification.

  7. "Untitled" (Your body is a battleground) by Barbara Kruger, 1989 - This photomontage, combining black-and-white photography with impactful text, explores issues of feminism, identity, and power. Its potent, confrontational message is a prime example of the power of text in contemporary visual art.

  8. "For the Love of God" by Damien Hirst, 2007 - This sculpture, a platinum cast of a human skull encrusted with 8,601 diamonds, probes themes of mortality, value, and the human fascination with luxury and decadence. It’s a compelling blend of macabre and magnificence.

  9. "Physical impossibility of Death in the Mind of Someone Living" by Damien Hirst, 1991 - This artwork, featuring a tiger shark preserved in formaldehyde, blurs the line between traditional sculpture and biological specimen. It prompts viewers to contemplate mortality and nature’s ferocity.

  10. "One and Three Chairs" by Joseph Kosuth, 1965 - A piece of conceptual art, it presents a physical chair, a photograph of a chair, and a dictionary definition of a chair, thus exploring the relationship between language, picture, and referent in art.

These pieces, in their diversity, exemplify the rich tapestry of contemporary art, each piece a unique commentary on our world and a testament to the limitless potential of creative expression.


Meest relevant | Meer recent

Sculptuur getiteld "Puzle" door Pere Marti, Origineel Kunstwerk, Metalen
Puzle - Sculptuur, 9,8x11 in ©2023 door Pere Marti - Land Art, land-art-957, Meetkundig, Rompecabezas, colores, caja, estuche, jardin

Pere Marti

"Puzle"

Sculptuur - Metalen | 9,8x11 in

Verkocht
Sculptuur getiteld "Les Cocorigames" door Marc Terrade, Origineel Kunstwerk, Metalen
Les Cocorigames - Sculptuur, 45,7x47,2 in ©2019 door Marc Terrade - Land Art, land-art-957, Metaal, Meetkundig

Marc Terrade

"Les Cocorigames"

Sculptuur - Metalen | 45,7x47,2 in

Op verzoek

Artmajeur

Ontvang onze nieuwsbrief voor kunstliefhebbers en verzamelaars