70 Esculturas contemporáneas originales para la venta:
¿Cuál es el origen de la técnica Metales
El metal siempre ha sido el material elegido por las mentes más creativas en la historia del arte. Ya sean metales simples (hierro, cobre, estaño, zinc, plomo, aluminio, etc.), metales preciosos (oro, platino, plata, etc.) o aleaciones (hierro fundido, acero, bronce, latón, etc.), todas estas materias primas han sido manipuladas tanto por científicos como por artistas de todo el mundo. Utilizado principalmente por su maleabilidad y resistencia a los caprichos del tiempo, el metal se ha labrado un lugar de elección entre los escultores más reconocidos de nuestro tiempo. En 1912, Pablo Picasso experimentó con metal y alambre para crear su obra icónica, La guitarra. Jean Tinguely y Alexander Calder utilizaron el metal para crear esculturas llenas de movimiento y color. La compañera de Jean Tinguely, la famosa Nikki de Saint-Phalle, usó metal para solidificar y perpetuar sus esculturas de mujeres monumentales, Les Nanas. En el resto de Francia y Europa, grandes artistas participarán en el desarrollo de este material, en particular Alberto Giacometti y sus personajes filiformes, César y sus compresiones de objetos, Louise Bourgeois y sus impresionantes arañas metálicas, o incluso Jeff Koons y su icónico Globo Perros.
¿Cómo definir estilo Arte de la tierra ?
El land art, también conocido como arte de la tierra, se crea directamente en el paisaje esculpiéndolo o construyendo allí estructuras de materiales naturales. El Land Art fue una protesta contra la "comercialización despiadada" del arte en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, la documentación fotográfica se exhibía con frecuencia en los espacios convencionales de las galerías. Durante este tiempo, los defensores del land art rechazaron el museo o la galería como escenario de la actividad artística y crearon proyectos de paisajes monumentales que estaban fuera del alcance de la escultura transportable tradicional y el mercado del arte comercial. El arte minimalista y conceptual, así como las tendencias contemporáneas como De Stijl, el cubismo, el minimalismo y las obras de Constantin Brâncuși y Joseph Beuys, sirvieron de inspiración para el Land art.
Las principales preocupaciones del movimiento artístico eran su oposición a la comercialización de las artes y su entusiasmo por el nuevo movimiento ecológico emergente. El predominio del sentimiento antiurbano y su pasión compensatoria por la vida en el campo coincidió con el movimiento artístico. Las aspiraciones espirituales de que la Tierra sirviera como hogar de la humanidad se encontraban entre estos impulsos.
Un método basado en procesos para crear arte en el que el artista realizaba excursiones al entorno circundante para recolectar objetos o realizar intervenciones específicas del sitio evolucionó rápidamente de lo que inicialmente había comenzado como una tendencia en la escultura para incorporar materiales naturales como tierra, rocas y plantas. Mientras que algunos artistas crearon intervenciones temporales y limitadas en el paisaje, otros utilizaron equipos mecánicos de movimiento de tierras para crear sus movimientos de tierra. Para la presentación en galerías, los artistas utilizaron con frecuencia fotografías, películas y mapas para documentar sus movimientos de tierra. Además, al combinar elementos orgánicos del entorno en esculturas e instalaciones, los artistas de la tierra crearon arte de la tierra en las galerías.
El primer museo estadounidense en presentar una exposición de arte de la Tierra, simplemente titulada Earth Art, fue el Museo de Arte Herbert F. Johnson de la Universidad de Cornell en febrero de 1969. Las obras de arte se exhibieron en el museo y en todo el campus de Ithaca de la Universidad de Cornell. , brindando un lugar para piezas que luego continuarían desafiando el estatus del arte como mercancía, particularmente aquellas instalaciones que borraban las líneas entre el contexto de un objeto y su entorno.
Escultura de arte terrestre
A través de los materiales que emplearon y las ubicaciones de sus obras, los Land Artists exploraron los límites del arte, alterando activamente el paisaje con frecuencia para crear sus esculturas e instalaciones. Estas obras de arte con frecuencia fueron talladas directamente de la tierra o transformadas en arte de movimiento de tierra por el artista utilizando los recursos naturales disponibles. El uso de estos elementos honró la singularidad del lugar e incluyó tierra, plantas, rocas, grava, piedras, ramitas y agua, que a menudo se encontraban en el lugar.
El arte de la Tierra que se produjo introdujo la idea de la especificidad de la ubicación en el mundo del arte. Debido a que estas obras de arte no siempre eran accesibles para los visitantes y que, en ocasiones, los artistas eran los únicos conscientes de su existencia, estas esculturas sitúan a los artistas en el centro de sus creaciones. Como resultado, los artistas suelen hacer una crónica de su trabajo a través de fotografías, que luego utilizan para exhibir en lugar de sus obras reales en las galerías de arte.
Como el movimiento Land Art se opuso a la brutal comercialización del arte durante la década de 1960, este cambio de escenario desafió la noción de que el arte existe únicamente como algo para ser observado. Estos trabajos investigaron un retorno a la naturaleza, lo que provocó el crecimiento del movimiento ambiental que reconoció a la Tierra como el verdadero hogar de la humanidad. Como resultado, los artistas de Land comenzaron a crear Earth art que glorificaba este ideal y mostraba un completo rechazo a la vida metropolitana.
A medida que se abandonaban los lugares tradicionales de actividad artística, museos y galerías, los artistas tuvieron la oportunidad de crear esculturas monumentales que estaban fuera del alcance de las obras de arte transportables tradicionales. Los artistas de la tierra se vieron obligados a confiar en el sistema que odiaban para respaldar sus costosas ideas con el fin de producir esculturas e instalaciones fuera de las ubicaciones convencionales de galerías y museos. Las enormes instalaciones paisajísticas requerían con frecuencia la compra de terrenos y el uso de herramientas de movimiento de tierras; patrocinadores adinerados y fundaciones privadas con frecuencia proporcionaron fondos para estos proyectos extravagantes.
Escultores de Land Art
Roberto Smithson (1938-1973)
El artista estadounidense Robert Smithson fue probablemente uno de los pioneros más importantes de este movimiento. Como respuesta a la desvinculación del Modernismo de los problemas sociales, su ensayo de 1968 "La sedimentación de la mente: Proyectos de la Tierra" ofreció un marco crítico para el movimiento. Para crear composiciones escultóricas tridimensionales, comenzó combinando varios materiales. Esto condujo a una serie de obras "non-sites", en las que se colocaron dentro de galerías esculturas hechas de tierra y rocas traídas de las expediciones. Estas esculturas incluían con frecuencia mapas, papeleras, espejos, vidrio y neón. Los movimientos de tierra de Smithson, Spiral Jetty (1970), Broken Circle/Spiral Hill (1971) y Amarillo Ramp (1973) son sus creaciones más famosas (1973). Al eliminar por completo el arte del contexto de la galería e integrarlo en el terreno natural, alteró para siempre los conceptos preconcebidos de la forma escultórica en el arte contemporáneo.
Walter De María (1935-2013)
En sus esculturas, instalaciones y landworks, Walter de Maria empleó formas geométricas para producir una sucesión de repeticiones que exploraban el vínculo entre lo relativo y lo absoluto. Lighting Field (1977), su obra de arte terrestre más conocida, es una cuadrícula de cuadrados de una milla por un kilómetro que se colocó en una parte remota del desierto de Nuevo México. Cuatrocientos postes hechos de acero inoxidable pulido que miden más de veinte pies de altura y tienen puntas puntiagudas que definen un plano horizontal, el punto de atracción para los rayos, conforman la cuadrícula. El visitante puede ingresar a la cuadrícula físicamente u observarla desde la distancia, en una serie de poderosas ilusiones ópticas que varían con el tiempo y el espacio, el arte, el paisaje y la naturaleza chocan.
Dennis Oppenheim (1938-2011)
Las primeras intervenciones de Oppenheim en el mundo natural, en contraste con las de muchos de sus contemporáneos, tomaron la forma de eliminación, volviendo al principio escultórico tradicional de tallar, en palabras del propio artista, "quitando en lugar de agregar". Los límites geopolíticos, las zonas horarias y la degradación natural son solo algunos ejemplos de los sistemas sociales y naturales a los que se hace referencia y se destacan en Annual Rings (1968), un trabajo específico del sitio. La reproducción del mapa sirve para demostrar cómo el mapeo juega un papel en la creación de fronteras antinaturales y frecuentemente violentas entre los estados y el río, una frontera natural, sirve como herramienta para estas fronteras internacionales.
Oppenheim cuestionó "los valores relativos de los sistemas de orden por los que vivimos" al yuxtaponer elementos naturales con ideas artificiales como la nación y las zonas horarias. Al mismo tiempo, artistas de la tierra como Robert Smithson y Walter de Maria también producían Earthworks específicos del sitio donde los entornos naturales se ponían en conflicto con intervenciones artificiales.
Nancy Holt (1938 - 2014)
Las esculturas públicas, el arte de instalación y el Land Art que Holt creó a lo largo de su carrera son los más conocidos, junto con algunos de sus videos y fotografías experimentales. Para continuar con el espíritu inventivo y curioso de las obras de ella y su esposo (Robert Smithson), Holt fundó la Fundación Holt/Smithson en 2017. A través de su práctica escultórica, crearon nuevos enfoques para explorar nuestra relación con el mundo.
Richard Long (nacido en 1945)
Un conocido escultor británico involucrado con el movimiento Land Art fue Richard Long. A fines de la década de 1960, el artista comenzó su interacción directa con la naturaleza utilizando su paseo como medio, motivado por el deseo de usar el paisaje de nuevas maneras. Long intentó subvertir el lenguaje y las aspiraciones del arte y llevarlo a un nivel más básico, íntimo y fundamental a través de una secuencia de gestos repetitivos o caminatas prolongadas en solitario. Su objetivo era ejemplificar en sí mismo las posibilidades de una conversación no adulterada entre el hombre y el medio ambiente. El tiempo, el espacio y la distancia son los temas de este innovador proyecto de land art conceptual, y se expanden a una escala masiva.
Andy Goldsworthy (nacido en 1956)
Andy Goldsworthy es un conocido escultor y fotógrafo de land art que trabaja en y con la naturaleza. Su producción se puede clasificar en proyectos permanentes y temporales. Estos últimos están diseñados para desaparecer al final del ciclo de vida y están construidos a partir de componentes orgánicos y transitorios. Crea una serie de diseños repetitivos, que incluyen espirales, círculos y líneas serpenteantes, a partir de ramas, hojas, rocas y hielo. Lo efímero en el centro de estas iniciativas es un reflejo de una ecología frágil y un entorno natural en constante cambio.
¿Cómo comprar una escultura de metal solamente?
¿Estás buscando una nueva decoración artística para el hogar?
La adición de esculturas modernas en una variedad de formas y materiales es un enfoque excelente para refrescar su diseño interior. Los tipos de escultura de metal, como la escultura de metal abstracta, interior o exterior, son opciones extremadamente populares para la escultura de metal. ¿Le preocupa dónde conseguir esculturas de metal o cuál es el mejor sitio para comprar esculturas de metal en línea? no seas; te cubrimos.
Navegar por Internet para encontrar dónde comprar esculturas de metal en línea ha incluido algunos de los minoristas en línea más populares para esculturas de metal modernas, esculturas de metal enormes y esculturas de metal rústicas que seguramente disfrutará navegando.
Piense en mezclar y combinar los tipos de materiales que usa para la decoración de su hogar si está pensando en una obra de arte en particular o si está buscando inspiración. Se puede usar una pieza de enfoque hecha de metal para brindar textura y profundidad a los diseños de sus paredes, así como también para crear un punto focal. ¡Continúe leyendo para conocer todos los mejores minoristas en línea de escultura en metal!
Para aquellos que buscan esculturas de metal únicas para interiores o exteriores para comprar en línea, lo invitamos a echar un vistazo a nuestro sitio ARTMAJEUR.COM y comprar fácilmente obras de arte de metal sobresalientes que se adaptarán a su propio estilo y necesidades de espacio.
Descubre Obras de arte contemporáneo en Artmajeur
El arte contemporáneo es una vibrante constelación de expresiones artísticas. Este universo creativo abarca una amplia variedad de medios, desde pinturas, esculturas y fotografías hasta dibujos, grabados, arte textil y arte digital, cada medio es una estrella que brilla con su propio resplandor distintivo. Los artistas utilizan diversos soportes y materiales para dar vida a sus visiones, como lienzo, madera, metal e incluso innovadores lienzos digitales para la creación de obras maestras virtuales.
Una pintura contemporánea, por ejemplo, puede tejer su historia a través de los trazos magistrales de acrílico o óleo, mientras que una escultura contemporánea puede cantar su canción en el lenguaje de la piedra, el bronce o objetos encontrados. Las artes fotográficas capturan y manipulan la luz para producir imágenes impactantes, mientras que la técnica de la impresión utiliza técnicas como la litografía y la serigrafía para producir múltiples de una sola imagen impactante. El arte textil juega con telas y fibras, mientras que el arte digital empuja los límites de la creación con tecnología innovadora.
El atractivo del arte contemporáneo reside en su naturaleza desafiante de límites, su búsqueda constante de la experimentación y su reflexión constante de la evolución de la experiencia humana. Esta creatividad ilimitada, junto con su fuerte comentario social y personal, hace que cada pieza de arte contemporáneo sea un emblema único de su tiempo, un espejo que refleja las realidades y los sueños de nuestro complejo mundo. Nos susurra, nos mueve, provoca el pensamiento y enciende una respuesta emocional profunda, agitando el alma de cualquiera dispuesto a escuchar. Es, en efecto, el lenguaje de emociones e ideas, hablado en el dialecto de nuestra era.
Orígenes e historia del arte contemporáneo
La historia del arte contemporáneo se desarrolla a mediados del siglo XX, marcado por cambios sísmicos en la expresión artística. Después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 50 y 60, los artistas comenzaron a experimentar más allá de los límites tradicionales, desafiando las normas de lo que el arte podía ser. Esta época revolucionaria dio lugar a una gran cantidad de nuevos movimientos y formas artísticas, como el expresionismo abstracto, el arte pop y el minimalismo. Las pinturas, antes confinadas al realismo, abrazaron la abstracción, ya que los artistas utilizaron el color y la forma para expresar emociones e ideas. Períodos notables como el advenimiento del arte pop a finales de los años 50 y principios de los 60 vieron obras de arte que imitaban la cultura popular y los medios de comunicación masiva, reflejando el cambio de enfoque de la sociedad.Las artes escultóricas también presenciaron una metamorfosis. Los escultores comenzaron a experimentar con nuevos materiales y formas, a menudo creando obras de arte que interactuaban con el espectador y el espacio circundante, fomentando una sensación de compromiso. El dibujo, una práctica atemporal, también evolucionó, con artistas que incorporaban técnicas y conceptos innovadores para redefinir su papel en el arte contemporáneo.
La fotografía, un medio relativamente nuevo, surgió como una herramienta poderosa en el panorama del arte contemporáneo. Nacida en el siglo XIX, realmente se consolidó en la segunda mitad del siglo XX, difuminando las líneas entre el arte y la documentación. La técnica de impresión, una práctica que se remonta a la antigüedad, vio renovado interés y experimentación con técnicas como la litografía, el grabado y la serigrafía ganando prominencia.
El ámbito del arte textil se expandió dramáticamente, ya que los artistas comenzaron a apreciar la versatilidad y la calidad táctil de las telas y las fibras. Los artistas comenzaron a utilizar textiles para desafiar los límites entre el arte, la artesanía y el diseño.
El inicio de la tecnología digital a finales del siglo XX anunció una nueva era para el arte contemporáneo. El arte digital surgió cuando los artistas comenzaron a aprovechar nuevas tecnologías para crear experiencias inmersivas e interactivas, a menudo difuminando la línea entre el mundo virtual y el físico.
A través de estos períodos transformadores, la esencia del arte contemporáneo ha permanecido igual: una reflexión dinámica y en constante evolución de los tiempos en los que vivimos, siempre empujando límites y abrazando lo nuevo, siempre cuestionando, siempre explorando.Evoluciones de estas obras contemporáneas en el mercado del arte
A medida que navegamos por el siglo XXI, el dinámico panorama del arte contemporáneo continúa evolucionando y expandiéndose, reflejando nuestro mundo en constante cambio. Las pinturas contemporáneas, antes principalmente confinadas a lienzos bidimensionales, ahora abarcan una multitud de formas y técnicas, desde instalaciones de medios mixtos hasta creaciones digitales, cada pieza un rico tejido de pensamientos, emociones y narrativas. La escultura, también, ha ido más allá de la piedra y el bronce tradicionales, con artistas incorporando luz, sonido e incluso movimiento, encarnando la efimeridad y el flujo del mundo moderno.La fotografía, en manos de Artistas Contemporáneos, ha expandido sus horizontes, mezclándose sin problemas con la tecnología digital para crear imágenes impresionantes que desafían nuestra percepción de la realidad. El dibujo, también, ha trascendido las fronteras del papel, incorporando elementos multimedia y técnicas exploratorias para redefinir su papel en el discurso artístico. La técnica de grabado sigue floreciendo, con artistas contemporáneos utilizando métodos tradicionales de maneras innovadoras para entregar comentarios sociales y personales potentes.
El arte textil, antes considerado como una artesanía, ahora ocupa un lugar prominente en el mundo del arte contemporáneo, con artistas que lo utilizan para explorar temas de identidad, tradición y patrimonio cultural. Mientras tanto, el arte digital, el miembro más nuevo de la familia del arte contemporáneo, ha revolucionado la forma en que creamos e interactuamos con el arte, presentando experiencias inmersivas que difuminan la frontera entre lo virtual y lo físico.
Estas diversas formas de arte contemporáneo tienen un valor significativo en el mercado del arte actual, no solo debido a su atractivo estético sino también a su capacidad para encapsular y comunicar ideas y emociones complejas. Coleccionistas, curadores y amantes del arte en todo el mundo buscan estas obras, atraídos por su inherente dinamismo, su uso innovador de materiales y sus expresiones elocuentes de nuestra experiencia humana compartida. Como testimonio de nuestros tiempos, estas obras de arte contemporáneo encapsulan el pulso de nuestra sociedad y la resonancia de las voces individuales, grabando para siempre nuestra narrativa colectiva en los anales de la historia del arte.
Artistas contemporáneos famosos
Al adentrarnos en el vibrante mundo del arte contemporáneo, nos encontramos con una variedad de artistas que dan forma a este campo dinámico. Cada uno es un maestro en su medio - pintura, escultura, fotografía, dibujo, grabado, textil o arte digital - que empujan los límites artísticos, reflejando nuestra era y desafiando las percepciones. Vamos a explorar a estos notables contribuyentes y sus obras innovadoras.
1. Gerhard Richter - Conocido por su enfoque multifacético en la pintura, Richter desafía los límites del medio, oscilando magistralmente entre estilos abstractos y fotorealistas. Sus obras, ya sea presentando pigmentos tirados con raspador o imágenes fotográficas borrosas, se involucran en un diálogo fascinante con la percepción.
2. Jeff Koons - Una figura destacada en la escultura contemporánea, Koons crea piezas monumentales que exploran temas de consumismo, gusto y cultura popular. Sus icónicos animales de globos, construidos en acero inoxidable pulido a espejo, cautivan con su comentario juguetón pero profundo.
3. Cindy Sherman - Una aclamada fotógrafa, Sherman utiliza su lente para explorar la identidad y los roles sociales, especialmente de las mujeres. Renombrada por sus autorretratos conceptuales, asume una miríada de personajes, empujando los límites de la fotografía como medio de expresión artística.
4. David Hockney - Hockney, con su prolífica producción que abarca seis décadas, es una figura clave en el dibujo contemporáneo. Su uso audaz del color y su lúdica exploración de la perspectiva transmiten una embriagadora sensación de alegría y una celebración desinhibida de la vida.
5. Kiki Smith - Una impresora innovadora, el trabajo de Smith explora la condición humana, particularmente el cuerpo femenino y sus connotaciones sociales y culturales. Sus grabados y litografías hablan de experiencias universales de la vida, la muerte y la transformación.
6. El Anatsui - Un maestro del arte textil, Anatsui crea impresionantes instalaciones similares a tapices a partir de tapas de botellas y retazos de aluminio descartados. Estas relucientes y flexibles esculturas combinan la estética africana tradicional con la sensibilidad del arte contemporáneo, abordando temas de consumo, desperdicio y la interconexión de nuestro mundo.
7. Rafael Lozano-Hemmer - Una figura destacada en el arte digital, Lozano-Hemmer utiliza la tecnología para crear instalaciones interactivas que combinan la arquitectura y el arte de la performance. Su obra, a menudo participativa, explora temas de vigilancia, privacidad y la relación entre las personas y sus entornos.
Obras de arte contemporáneo destacadas
El panorama del arte contemporáneo es un mosaico dinámico de diversas expresiones e ideas innovadoras, cada obra de arte es un diálogo único con su audiencia. Aquí hay una selección de algunas obras de arte contemporáneo de renombre, que abarcan varios medios como la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo, el grabado, el arte textil y el arte digital, que han influido profundamente en este movimiento vibrante.
Estas piezas, en su diversidad, ejemplifican la rica variedad del arte contemporáneo, cada pieza es un comentario único sobre nuestro mundo y un testimonio del potencial ilimitado de la expresión creativa.